Buscar este blog

"Cinema Paradiso"

"Cinema Paradiso"

jueves, 28 de septiembre de 2017

WESTERN SOMBREROS Y PISTOLAS: TOMBSTONE LA JUSTICIA LLEGA Por Max Kabsther

Wyatt Earp es sin duda el ícono más grande del oeste americano, debido básicamente a que estamos ante un personaje de carne y hueso que inspiró no solo en vida ya que fue uno de los representantes de la ley más incorruptibles, o al menos es lo que se dice en su primer libro biográfico, también está el hecho de que mucho tiempo después de muerto inspiró varias películas basadas en su vida y algunas otras que se centraron en el legendario duelo en el OK Corral.
Dentro del apartado de películas, en los años noventa el legendario alguacil fue protagonista de dos cintas, la primera (de la que hablaremos en este artículo) centrada en sus días de retiro de la actividad en el pueblo de Tombstone y la segunda, una biográfica de largo aliento protagonizada por Kevin Constner y que si bien coincide en algunos hechos que se vieron en Tombstone es una narración que abarca toda la vida de Earp.



LA PELÍCULA:
Dirigida originalmente por George P. Cosmatos, aunque originalmente el trabajo recayó en Kevin Jarre, quien finalmente quedó como Escritor, esta cinta básicamente se centra en los eventos ocurridos en el pueblo de Tombstone, Arizona, además del duelo en el OK Corral y la cabalgata de la venganza de Wyattt Earp; además, tenemos la confrontación entre personajes tan legendarios como Earp, Doc Holliday, William Brocius, y Jhonny Ringo.
La cinta, que cuenta con la narración de Robert Mitchum nos muestra como el grupo de bandidos conocidos como los cowboys fueron el primer ejemplo de crimen organizado en los Estados Unidos.
En 1879 encontramos al Alguacil retirado Wyatt Earp reunido con sus hermanos Virgil y Morgan en Tucson, Arizona para aventurarse a Tombstone para establecerse, abrir un negocio y tener un pacífico retiro, es ahí donde se encontrará con su viejo amigo Doc Holliday además del grupo de forajidos conocido como los cowboys quienes lo obligarán a salir de su retiro tras el asesinato de Morgan Earp, como represalia por la muerte de Ike Clanton y otros forajidos en el duelo del OK Corral.

Jhonny ringo (Michael Beihn) y William "Curly Bill" Brocius (Powers Boothe)

El viejo oeste rara vez se ha visto tan opulento como se ve en "Tombstone", en esta muy efectivo western con toques modernos, el pueblo en desarrollo de Arizona tiene una grandeza estilo del Vaudevile que la hace ver más como la predecesora de Las Vegas.
Las calles puede que sean polvorientas, pero son bien anchas, los salones de juego y los teatros tienen una opulencia victoriana que contrasta con  los comensales disparando a diestra y siniestra, todo eso sumado a la opulencia de los atuendos estilo parisino.
 Cuando Wyatt Earp (Kurt Russell) llega a Tombstone desde Dodge City esperando empezar un negocio familiar de manera pacífica debe cargar la pesada mochila de haber matado gente cumpliendo su deber como oficial de paz, lo que sin duda le dará una fama que lo perseguirá hasta el creciente Tombstone.



El guión de Kevin Jarre entrega a los cowboys en número de treinta como una especie de predecesores de las modernas mafias, liderados por Johnny Ringo (Michael Biehn), un forajido que es descrito como esperando vengarse por haber nacido.
El filme tiene una aproximación bien contemporánea hacia el alcohol y abuso de las drogas. A pesar que el mejor amigo de Earp, Doc Holliday (Val Kilmer), es presentado como un personaje a medio camino entre el antihéroe y el héroe caricaturizado, el guión nos muestra un Holliday que sabe muy bien que la tuberculosis lo está consumiendo hasta el final y a pesar de ello no duda en beber y fumar como si fuera un adolescente, sin tomar en cuenta que la enfermedad no le resta en nada sus habilidades como pistolero consumado, otro personaje atormentado es la esposa de Wyatt, Mattie (Dana Wheeler-Nicholson), quien sufre de recurrentes dolores de cabeza, por lo que se vuelve adicta al láudano, temerosa y petulante, hará que la existencia del personaje principal se vuelva un infierno sumado a la amenaza de los forajidos.

El Doc Holliday de Val Kilmer simplemente se roba la película.

El toque post moderno de la cinta lo da Josephine (Dana Delany), la actriz itinerante que se convierte en el interés amoroso de Wyatt, ella es simplemente la mujer casual e independiente que nunca había sido vista en la Arizona de finales del siglo XIX. En su primer encuentro con Wyatt ella lo intimida con preguntas filosóficas como “¿Eres feliz?” y “¿Qué es lo que quieres de la vida?”, los únicos de la vida en que no es feliz, dice ella, es cuando está sexualmente aburrida.
 Josephine (Dana Delany) Una mujer moderna atrapada en un mundo de hombres

Lleno de una carga sociológica y filosófica, Tombstone es en verdad dos películas someramente pegadas, por un lado tenemos el western convencional en donde vemos a Wyatt Earp y sus hermanos Morgan (Bill Paxton) y Virgil (Sam Elliott) puestos casi sin darse cuenta en la responsabilidad de salvar a Tombstone de la amenaza de los forajidos. La otra parte de la cinta es un estudio sobre la iconografía del western holliwoodiense.
Del mismo modo que en Los Imperdonables de Clint Eastwood, un filme del cual Tombstone bebe bastante, los tradicionales arquetipos triunfan sobre convenciones modernas. La cinta es eficientemente dirigida, con un mínimo de suspenso atrapa audiencias, el duelo en el Corral O.K. se muestra salvaje y crudo a pesar de ocupar una pequeña porción en la cinta siendo sin duda lo mejor las confrontaciones entre Wyatt Earp y sus compañeros contra los forajidos.
El duelo en el O.K. Corral es plasmado con bastante crudeza en la cinta.

Uno de los aciertos de Tombstone es el cuidado que tuvieron en colocar en pantalla a Doc Holliday, es aquí donde nos encontramos con una de las mejores actuaciones de Val Kilmer, quien encarna a un Doc estilo poeta  moderno, un Jim Morrison del lejano oeste. En una escena, el personaje se enfrenta en un duelo de frases en latín con Ringo, en otra escena se despacha interpretando una  porción de la Nocturna de Chopin en un piano desafinado, sin duda, un motivo de peso para revisar esta cinta varias veces.
La interpretación de Wyatt Earp que nos da Kurt Russell le da al filme un aura de integridad emocional, él no proyecta el mítico héroe que nos entregaban Wayne o Eastwood, él canaliza la digna rectitud de alguien que ha visto más del mundo y su violencia de lo que quisiera haber visto y a pesar de eso se esfuerza para que su civismo prevalezca por todo sobre ese caos que se ve en el oeste americano mientras se enfrenta a dos grandes crisis morales, una tiene que ver con la violencia, la otra con el amor.
El parecido entre Kurt Russell y el original Wyatt Earp es impresionante

Si la decisión de Wyatt Earp de combatir violencia con más violencia va de acuerdo con la tradición más clásica del western, el hecho de darse escapadas románticas con Josephine mientras está casado y su mujer enfrenta una grave crisis de adicción nos muestra a una de las encarnaciones de los héroes reales del oeste americano más humanas que se hayan visto hasta la actualidad, una muestra que hasta que en el idílico para muchos oeste americano el héroe no es tan héroe después de todo.
Tombstone es al fin y al cabo una cinta que quiere jugar a doble banda, quiere ser a su vez un western tradicional y ser  una cinta moralmente ambigua, a pesar de su impecable puesta en escena en todo sentido, las dos visiones que parten la cinta no suelen armonizar del todo.
APUNTES SOBRE WYATT EARP:
Fue quizás uno de los más conocidos justicieros del oeste americano, comisario, pistolero y hasta árbitro de box, tuvo una notoria reputación por su manejo en la pelea entre Fitzsimmons-Sharkey y su rol en el duelo del O.K. Corral. Luego de su muerte se escribió una extensa biografía que le hizo gran favor en 1931 (Earp muere en 1929), se convirtió en éxito de ventas y cimentó su reputación como justiciero sin miedo; desde entonces, Earp fue encarnado en numerosos filmes, es más, en sus últimos años fue amigo de las primeras estrellas del género del western a inicios del siglo XX como Tom Mix.
Si bien su imagen en los numerosos filmes y apariciones televisivas fue casi prístina, es menester señalar que la vida de Earp no estuvo ajena a las manchas ya que no solo fue despedido de su rol de Alguacil por enfrentarse con un rival político de su jefe en Wichita, Kansas, además de ser arrestado por robar ganado y por faltas contra la moral al haber sido encontrado en un local de dudosa reputación, eso sumado al hecho que era un apostador empedernido. Todos estos aspectos muchas veces fueron dejados de lado cuando se trasladó a Earp a la pantalla grande o chica; sin embargo, la fama ganada a lo largo de su carrera como Alguacil y sus posteriores encarnaciones como agente de la Ley en el cine y la televisión le dan hasta nuestros días la fama de uno de los primeros tipos duros de la pantalla.
El verdadero Wyatt Earp (Izquierda) a inicios del siglo XX en Nome, Alaska.

WYATT EARP EN EL CELULOIDE:
William Hart, buen amigo de Wyatt Earp produjo y escribió la épica Wild Bill Hickok, estrenada en 1923 por la Paramount, esta fue la primera cinta en mostrar a Wyatt Earp y la única que mostró al personaje antes que el verdadero Earp muriera en 1929, el primer actor en interpretarlo sería Bert Lindley a pesar que su participación en el filme fue muy pequeña, es por ello que muchos especialistas en la filmografía del ícono del Western muchas veces no lo mencionan como el primer actor en interpretarlo.
Bert Lindley, el primer actor en interpretar a Wyatt Earp. 

Earp no volvería a aparecer en cinta alguna hasta que el famoso duelo en el O.K. Corral fuera plasmado en la pantalla por primera vez en la cinta Law and Order de 1932 aunque hay que acotar que Earp aparecería en esa cinta con n nombre distinto, a partir de ahí, aparece en alrededor de 40 cintas.
Con la llegada de la televisión en la década del 50, los productores televisivos vieron en el género del Western una mina de oro literalmente y es por ello que se produjeron una gran cantidad de “Cowboyadas”, al menos seis series estuvieron conectadas en cierta forma con Wyatt Earp, estas series fueron:
The Life and Legend of Wyatt Earp
Bat Masterson
Tombstone Territory
Broken Arrow
Johnny Ringo
Gunsmoke.

Algunos filmes que adaptaron la vida de Wyatt Earp:
Wild Bill Hickok (1923)
Frontier Marshal (1939)
Tombstone, the Town Too Tough to Die (1942)
My Darling Clementine (1946)
Gunfight at the O.K. Corral (1957) – Starring Burt Lancaster, en esta cinta Kirk Douglas interpreta a Doc Holliday
Hour of the Gun (1967)
Doc (1971)
Tombstone (1993)
Wyatt Earp (1994)

Wyatt Earp's Revenge (2012) En esta cinta Val Kilmer (Doc Holliday en Tombstone) interpreta a un anciano Wyatt Earp.

martes, 26 de septiembre de 2017

WESTERN: SOMBREROS Y PISTOLAS: DJANGO SIN CADENAS (2012) de QUENTIN TARANTINO. Por Doug Valverde.


Pais: Estados Unidos
Director: Quentin Tarantino
Reparto: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Kerry Washington.
Genero: Western, Drama, Acción.
Guión: Quentin Tarantino.


SINOPSIS:
Unos años antes de la guerra de Secesion, Django (Jamie Foxx) es un esclavo negro que es descubierto por el Dr. King Schultz (Waltz) un dentista que se dedica a cazar recompensas y ha visto en Django un talento con las pistolas lo cual puede ser muy redituable para sus objetivos como cazador de recompensas y compra la libertad de este para que lo acompañe por un pago justo, pero Django también tiene un objetivo y es el de recuperar a su esposa Brumhilda (Kerry Washington) la cual después de una larga y exitosa travesia buscando criminales logran alcanzar en Candyland, tierra de Monseiur Calvin J Candie (Leonardo Di Caprio).
 
Jamie Foxx el Django de Tarantino junto a Franco Nero el Django original de Corbucci


EL SOUTHERN Y LA GUERRA DE SECESION
Southern es un término que significa sureño en inglés, pero aplicado por Tarantino para esta película que trata de enfocarse en la historia esclavista de Estados Unidos, poco usada en el género Western, posiblemente por vergüenza de lo que esto significa, o por un intento de restarle importancia y parecer políticamente correctos. El director hace clara referencia a "Django" de Sergio Corbucci donde el Django original tambien tiene su cruce de palabras con el nuevo Django y con eso de las referencias de Quentin hasta a Mel Brooks con sus "Sillas de Montar Calientes". Tarantino quiso tocar el tema ambientado en el Spaghetti Western más que en la de temática social, siendo que la zona sur estadounidense ha sido en su historia racialmente la más segregada, lo que era un punto pendiente y valido para abordarse como trama principal en un western. Talvez en esta película es una de las cuales más influye haber sido ambientada antes de la guerra de secesión, la cual es una época común en las películas de este género, tal como los Odiosos 8 ambientada despues de esta misma guerra, pero ya que esta situación belica supondría la abolición de la esclavitud por decreto de Abraham Lincoln la historia solo tendría sentido antes o durante ese periodo, además de que es conocido que los Estados del norte apoyaban la moción de Lincoln con el fin esclavitud y el sur siempre se opuso y prácticamente sigue segregado de manera “pasiva” en la actualidad.

Es en esta época donde podemos ver en realidad la brutalidad del trato a las personas de piel oscura ya que luego de la guerra de secesión que fue una lucha entre dos tipos de economías totalmente distintas: una industrial-abolicionista (Norte) y otra agraria-esclavista (Sur), supone que por lo menos se les trataría como empleados mas no como esclavos, aunque siempre suceda la brecha discriminatoria derivada de esta posición dueño-esclavo, al punto que solo se puede llegar al respeto del modo que Stephen (Samuel L. Jackson) era visto por Candie (Di Caprio) casi al nivel de un perro fiel, no es cierto que se le viera como un igual aunque se le considerara libre, sino que este mas bien esta adoctrinado o amaestrado asi como fue su padre, o bien, al comprender que el único poder que podría tener un hombre negro en aquella época era a la sombra de un hombre blanco y con dinero como Candie y aferrarse a eso como éxito en la vida.

SANGRE?  ...POR SUPUESTO ES TARANTINO!!!

Uno de los mayores motivos de traer esta historia de venganza y tocar el tema de la esclavitud a través del western fue para encajar en la línea del Director-Escritor, demostrando que puede usarse esta temática muy adecuadamente con mucha acción de modo que disfrutes del espectáculo que Quentin suele dar a sus seguidores y dejarnos la breve reflexión de lo que fuese la explotación del hombre sobre el hombre, y tomar partido en el tema social sin llegar a lo melancólico del drama, aunque los actores de esta cinta se lucen en grande, sobre todo los secundarios, que en ciertos momentos opacan al mismo Django, talvez queda muy marcado en el personaje de Foxx lo que anteriormente resaltamos del personaje de Samuel L. Jackson, aunque en este apartado Samuel es mejor no es para menos como el detestable villano y un excelso Di Caprio, o de un Christoph Waltz que se llevo otro Oscar, junto a Tarantino quien merecio muchos premios a guion original en los que se incluyen el Globo, el Oscar y el Bafta. Un Western muy particular que esta bien montado en el topico de la segregacion, tema de todos los tiempos y un estilo que seguro disfrutaras mas si eres fiel a este autor.

domingo, 24 de septiembre de 2017

GUÍA BÁSICA DEL CINE WESTERN: HISTORIA, SUBGÉNEROS Y TRAMAS.



El “Western” es un género cinematográfico ambientado principalmente en la segunda mitad del siglo XIX, en el “Viejo Oeste Americano”. A menudo se ubican en la frontera norteamericana entre 1865 a 1900, después de la guerra civil, en un ajuste geográficamente occidental pasando el río Mississippi. Sin embargo, los westerns pueden remontarse a la época del período colonial de los Estados Unidos o avanzar a mediados del siglo XX o geográficamente hasta México. Varios westerns utilizan como telón de fondo la Guerra Civil, la Batalla del Álamo (1836) o la Revolución Mexicana (1910). Inicialmente las películas incluidas en este género, desarrollaban historias sobre la exploración y el desarrollo del territorio occidental de los Estados Unidos, con vaqueros o pistoleros nómadas como protagonistas, en constante contacto con nativos americanos, bandidos, hombres de la ley, cazarrecompensas, proscritos, soldados (sobre todo caballería montada), colonos y pobladores. Posteriormente las temáticas fueron desarrollándose más conforme el paso del tiempo, incluyendo ranchos, ciudades pequeñas de la frontera, salones, ferrocarriles y fuertes militares aislados del oeste salvaje. 


El western ha sido usado a menudo por el cine estadounidense para escribir la épica de su propio país, una narración legendaria del proceso de fundación de los Estados Unidos protagonizada por héroes que encarnan algunos de los valores más arraigados de su cultura, siempre bajo la inspiración del destino manifiesto y con una iconografía característica (sombrero tejano, pistolas, chalecos, caballos, desierto, ciudades-calle, saloon, ranchos, diligencias, indios...).

BREVE HISTORIA

El género western se encuentra presente desde los inicios del cine, la película muda “The Great Train Robbery” (1903) de Edwin S. Porter, es considerada la primera película western de la historia, a la que prosiguieron, "The Mended Lute" (1909) de D.W. Griffith, y "Straight Shooting" (1917) y “The Iron Horse” (1924), ambas de John Ford. Con la llegada del cine sonoro, las grandes compañías productoras dejaron de lado al género para aprovechar la popularidad de las comedias musicales.

“The Great Train Robbery” (1903) de Edwin S. Porter

A finales de los años 30’s, el género tuvo un nuevo impulso con títulos como “Dodge City” (1939), dirigida por Michael Curtiz, y protagonizada por Errol Flynn y Olivia de Havilland; “Jesse James” (1939), de Henry King, protagonizada por Tyrone Power, Henry Fonda y Nancy Kelly; “Union Pacific” (1939), de Cecil B. de Mille, protagonizada por Barbara Stanwyck y Joel McCrea; “Destry Rides Again” (1939) de George Marshall, protagonizada por  Marlene Dietrich y James Stewart, y en especial por “Stagecoach / La diligencia” (1939), dirigida por John Ford, y protagonizada por un entonces poco conocido John Wayne.

Posteriormente entre los años 40’s y 60’s, el género llegó a su época de oro o “clásica”, con grandes producciones de la mano de directores que se hicieron un nombre con el género, como John Ford, “La Diligencia” (1939), “El hombre que mató a Liberty Valance” (1962), “Pasión de los fuertes” (1964) o “The Searchers” (1956); Howard Hawks, “Río Rojo” (1948), “Río Bravo” (1959), “Río Lobo” (1970); Anthony Mann, “Winchester ‘73” (1950), “Bend of the River” (1952), “Naked Spur” (1953), “The Far Country” (1954) y “The Last Frontier” (1955). Además de ocasionales trabajos de renombrados directores como Raoul Walsh con “They Died with Their Boots On” de 1941; Fred Zinnemann con “High Noon” de 1952, o Robert Aldrich con “Veracruz” de 1954.

John Wayne en "Stagecoach / La Diligencia" (1939)

Sin embargo para finales de la década de los 60’s, el género se encontraba en decadencia, el exceso de películas producidas en la época, las tramas repetitivas y los cambios de gustos del público lo condenaban a la desaparición. Sin embargo la llegada de nuevos subgéneros como el “Spaghetti Western”, ayudaron a revitalizar al Western, manteniéndose constante hasta nuestro época.

SUBGÉNEROS PRINCIPALES.

Muchas veces, las películas del Oeste están ambientadas en territorios inexplorados o indómitos, bajo la amenaza latente del ataque de los indios, o en ciudades sin ley en las que los bandidos campaban a sus anchas. Por ello, el género se fue enfocando hacia la confrontación de los diversos personajes, adquiriendo un carácter cada vez más psicológico. Lo habitual es también que algunos de esos personajes representasen el bien sin ambages, aquella gente que viajaba esperanzada a esas tierras con la utopía de forjar un hogar y vivir en paz y en libertad, y otros representasen por el contrario el lado malvado, aquellos que se aprovechaban de los indefensos para hacer su propia vida más fácil. Es por toda esta serie de temas fundamentales y rasgos comunes que no se considera necesario que una película esté ambientada en el Oeste estadounidense para poder calificarla de western, aunque ello pueda ser siempre una apreciación algo sui generis. Con el paso del tiempo estas visiones fueron volviéndose más realistas, y combinándose con otros géneros populares.

Los subgéneros más reconocidos son:

  • WESTERN CLÁSICO


La película de Edwin S. Porter, “The Great Train Robbery (1903), protagonizada por Broncho Billy Anderson, es a menudo citado como el primer western, aunque varios eruditos señalan que la compañía de filmación de Edison había realizado material relacionado al western, años antes de “The Great Train Robbery”. No obstante, coinciden en que la película de Porter estableció el patrón de crimen, persecución y retribución, que sirvieron para cimentar el western como género cinematográfico. La popularidad de la película abrió la puerta para que Anderson se convierta en la primera estrella del vaquero de la pantalla; hizo varios cientos de cortometrajes westerns. Tan popular fue el género que pronto enfrentó la competencia de Tom Mix y William S. Hart.

Escena final de "The Searchers" (1956)

La llegada del cine sonoro relegó al western a un segundo lugar, pero al final de la década de los 30’s, directores como John Ford y Howard Hawks, hicieron que la calidad de los westerns se elevara, siendo considerada la época dorada del western entre los años 40’s y 60’s. 

Algunas de los directores más importantes fueron:

  • John Ford: “The Iron Horse” (1924), “Stagecoach” (1939), “My Darling Clementine” (1946), “Fort Apache” (1948), “Rio Grande” (1950), “The Searchers” (1956), “The Horse Soldiers” (1959), “The Man Who Shot Liberty Valance” (1962).
  • Howard Hawks: “Red River” (1948), “The Big Sky” (1952), “Rio Bravo” (1959), “El Dorado” (1966), “Rio Lobo” (1970).
  • Anthony Mann: “Winchester '73” (1950), “The Furies” (1950), “Bend of the River” (1952), “Thunder Bay” (1953), The Naked Spur” (1953), “The Glenn Miller Story” (1954), “The Far Country” (1955), “The Man from Laramie” (1955), “Strategic Air Command” (1955), “The Tin Star” (1957), “Man of the West” (1958).
  • Delmer Daves: “The Last Wagon” (1956), “3:10 a Yuma” (1957), “Cowboy” (1958), “The Hanging Tree” (1959).
  • John Sturges: “The Walking Hills” (1948), “Scape from Fort Bravo” (1953), “Gunfight at the OK Corral” (1957), “Last Train from Gun Hill” (1959), “The Magnificent Seven” (1960).
  • Robert Aldrich: “Vera Cruz” (1954), “4 for Texas” (1963), “Ulzana's Raid” (1972), “The Frisco Kid” (1979).

Muchos otros directores como Raoul Walsh y Fred Zinnemann, también incursionaron en el género pero no de forma recurrente.  


  • SPAGHETTI WESTERN


Durante los años 60 y 70, se dio un renacimiento del western en Italia con los “Spaghetti Westerns” también conocidos como “italo-western”. Entre los más famosos se encuentran la llamada “Trilogía del Dólar” dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood, la trilogía está conformada por “A Fistful of Dollars” (1964), “For a Few Dollars More” (1965), y “The Good, the Bad and the Ugly” (1966), además de “Once Upon a Time in the West” (1968), dirigida por el mismo Sergio Leone, y protagonizada por Charles Bronson. Otras películas importantes fueron: “Django” (1966) de Sergio Corbucci, y “Kill Them All and Come Back Alone” (1968) de Enzo G. Castellari. 

Pósters de la "“Trilogía del Dólar”

Muchas de estas películas fueron de bajo presupuesto, rodadas en lugares con bajo coste de producción, como por ejemplo, la región desértica española de Almería y zonas del centro y sur de Italia, por su similitud con los paisajes del suroeste de los Estados Unidos. Los Spaghetti Western se caracterizaron por la presencia de más acción y violencia que los westerns tradicionales de Hollywood. Además, los protagonistas suelen actuar por motivos más egoístas (el dinero o la venganza) que en los westerns clásicos. Algunas de estas producciones desmitificaron la tradición del western norteamericano, y algunas películas del género se consideran westerns revisionistas.

Los actores estadounidenses Charles Bronson, Lee Van Cleef y Clint Eastwood se hicieron famosos al protagonizar estas películas, las cuales también sirvieron como escaparate para otros actores como James Coburn, Henry Fonda, Klaus Kinski y Jason Robards. Eastwood, anteriormente el protagonista de la serie de televisión “Rawhide”, fue inesperadamente catapultado a la vanguardia de la industria cinematográfica por “A Fistful of Dollars” (1964) de Leone. 

  • ACID WESTERN


Subgénero del género western que surgió en los años sesenta y setenta y que combina las ambiciones metafóricas de westerns aclamados por la crítica, como “Shane” y “The Searchers”, con los excesos de los spaghetti western y la perspectiva de la contracultura de los años sesenta. Los occidentales ácidos subvierten muchas de las convenciones de los westerns anteriores para conjurar una versión enloquecida de la América blanca autodestructiva en su forma más egocéntrica, ansiando sus propios orígenes perdidos. 

“El Topo” (1970)

Este subgénero está asociado con Dennis Hopper, Jim McBride y Rudy Wurlitzer, así como películas como “The Shooting” (1966) de Monte Hellman, la película experimental “El Topo” (1970) de Alejandro Jodorowsky, y “The Greaser Palace” (1972) de Robert Downey Sr. Algunos spaghetti westerns también se cruzaron en el Acid Western, como la mística “Keoma” (1976) de Enzo G. Castellari, una reelaboración en clave western d la obra metafísica de Ingmar Bergman, “El séptimo sello” (1957).

Cintas más recientes que podrían ubicarse en esta corriente son “Walker” (1987) de Alex Cox, y la mística “Dead Man” (1995), de Jim Jarmusch. Con estas últimas películas se describe el Acid Western como la formulación de una escalofriante y salvaje frontera de la poesía para justificar su agenda alucinada; una urgencia de expresar una sensibilidad de contracultura para criticar y reemplazar al capitalismo con formas alternativas de intercambio.

  • CHARRO, CABRITO O CHILI WESTERN


Los Charro Western, fue un movimiento surgido en México desde los años 30’s, en la denominada “Época de Oro del Cine Mexicano”, de forma similar al Western Estadounidense, el cine de Charros fue una forma de reforzar la imagen nacionalista del país, con la búsqueda de héroes que representaran los ideales de la sociedad del momento.

Pedro Infante y Jorge Negrete, estrellas de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Con una mezcla de acción y números musicales, fue un estándar dentro de la cinematografía mexicana, con películas sobre jinetes en la sociedad rural mexicana, exhibiendo un conjunto de preocupaciones culturales muy diferentes de la meta-narrativa de Hollywood, pero la superposición entre películas “charro” y westerns se hizo más evidente en los años cincuenta y sesenta.

Los personajes más destacados del género charro fueron José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Aguilar y Tito Guizar. Si bien muchos se volvieron importantes dentro de México y Latinoamérica, en territorio estadounidense, eran vistos como productos étnicos propios de otra cultura.

  • COMEDIA WESTERN


Con el tiempo, muchos realizadores empezaron a utilizar el serio ambiente del western como trasfondo para producciones más livianas con amplio carácter paródico, por medio de satíricas interpretaciones de las tramas del western, mientras incluían elementos anacrónicos para criticar situaciones de actualidad.

Algunas de las primeras películas en utilizar este género fueron “Carry on Cowboy” (1965), en donde un ingeniero sanitario es confundido por un Marshall del condado por un grupo de forajidos; “The Hallelujah Trail” (1965), de Jim Sturges, una parodia del western en formato “mockumentary”; las paródicas “Support Your Local Sheriff!” (1969) y su secuela “Support Your Local Gunfighter” (1971), ambas dirigidas por Burt Keneddy y protagonizadas por James Garner, en donde se hacen grandes parodias de los spaghetti westerns y otros clásicos estadounidenses.

Cleavon Little y Gene Wilder protagonistas de "Blazing Saddles" (1971).

Otras más exageradas fueron “Blazing Saddles” (1971), dirigida por el irreverente Mel Brooks, que en medio de parodias a la vida del Oeste, hace grandes críticas al racismo imperante tanto en esa época como en la década de los 70’s. Versiones paródicas como “Three Amigos” (1986) y “Maverick” (1994), retoman tramas clásicas en clave de humor familiar; mientras que películas más modernas como “A Million Ways to Die in the West” (2014) y “The Ridiculous 6” (2015) apelan al “toilet humor” estadounidense con pobres resultados. La saga “Shangai Noon” hace una mezcla entre el western tradicional y las películas de artes marciales chinas. Mientras que “Wild Wild West” (1999), hace una extraña y poco bien recibida mezcla entre el western, la comedia y el steampunk.

  • WESTERN CONTEMPORÁNEO


También conocido como “Neo Western”, estas películas están ubicadas espacialmente en una época contemporánea, utilizando temas y tramas del Viejo Oeste, como por ejemplo el antihéroe rebelde, llanuras abiertas y paisajes desérticos, y tiroteos, etc. En su mayor parte, todavía tienen lugar en el oeste estadounidense y revelan la progresión de la mentalidad del Viejo Oeste a finales del siglo XX y principios del XXI. Este subgénero a menudo presenta personajes del Viejo Oeste luchando con el desplazamiento en un mundo "civilizado" que rechaza su anticuada marca de justicia.

Jake Gyllenhaal y Heath Ledger en "Brokeback Mountain" (2005)

Una de las pioneras de este subgénero es “Hud” (1963), protagonizada por Paul Newman, que detalla las vivencias en un rancho de los años 60’s, ante un brote de fiebre aftosa que afecta al ganado de la familia. Otras películas ubicadas dentro de esta corriente incluyen “Junior Bonner” (1972); “Bring Me the Head of Alfredo Garcia” (1974); el filme de Robert Altman “McCabe & Mrs. Miller” (1971); “JW Coop”, dirigida, co escrita y protagonizada por Cliff Robertson; la películas “El Mariachi” (1992) y “Once Upon a Time in Mexico” de Robert Rodríguez; “Lone Star” (1996) dirigida por John Sayles; “The Three Burials of Melquiades Estrada” (2005) dirigida por Tommy Lee Jones; “Brokeback Mountain” (2005), dirigida por el taiwanés Ang Lee; “Don't Come Knocking” (2005), dirigida por el alemán Wim Wenders; “Hearts of the West” (1975) protagonizada por Jeff Bridges; “Comes a Horseman” (1978) de Alan J. Pakula; “Bad Day at Black Rock” (1955) John Sturges; la serie de televisión “Justified” (2010-2015); y más recientemente, la nominada al Oscar, “Hell or High Water” (2016); “Wind River” (2017); y la película de superhéroes “Logan” (2017).


  • HORROR WESTERN


Es quizá uno de los subgéneros más jóvenes en la tradición del western, tiene sus orígenes en películas como “Curse of the Undead” (1959) y “Billy the Kid vs. Dracula” (1966), que presenta al legendario proscrito Billy the Kid en una lucha contra el notorio vampiro. Otro ejemplo es “The Ghoul Goes West”, una película no producida de Ed Wood, con la intención de tener a un Drácula protagonizado por Bela Lugosi en el Viejo Oeste.

“Near Dark” (1987)

Ejemplos recientes incluyen las películas “Near Dark” (1987), dirigida por Kathryn Bigelow que narra la historia de un ser humano que se enamora de un vampiro; “From Dusk till Dawn” (1996) de Robert Rodríguez, que trata la lucha de unos proscritos contra vampiros a través de la frontera; “Vampires” (1998) de John Carpenter, habla de un grupo de vampiros y cazadores de vampiros en busca de una antigua reliquia en el oeste; mientras “Ravenous” (1999), que trata del canibalismo en un remoto puesto del ejército estadounidense; en “The Burrowers” (2008), un grupo de vaqueros son acosados por unas extrañas criaturas.

“Bone Tomahawk” (2016), esuna de las entradas más recientes en el género y recibió gran aclamación de la crítica, pero, al igual que muchas otras películas en el género, no fue un éxito comercial. Aunque no completamente dentro del género de horror, pero definitivamente comparte elementos de él, fue el polémico euro-western “Brimstone” (2017), escrito y dirigido por Martin Koolhoven , que se estrenó en el prestigioso Festival de Cine de Venecia .


  • WESTERN REVISIONISTA


Después de principios de los años sesenta, muchos cineastas estadounidenses comenzaron a cuestionar y cambiar muchos elementos tradicionales de los westerns y hacer que los westerns revisionistas alentaran a las audiencias a cuestionar el simple dualismo entre héroes y villanos y la moralidad de usar la violencia para probar su carácter o probar usted mismo. Estas películas sitúan el contexto de los nativos americanos y de los vaqueros en un plano igualitario. Representaban un mundo moralmente cuestionable, en el que los héroes y villanos a menudo se parecían más de lo que nunca antes se había demostrado. El concepto de bien y de mal se hizo borroso, en un mundo donde ya no se podía decir que las acciones eran buenas o malas.

Clint Eastwood, protagonista y director de "Unforgiven" (1992)

Esto se muestra en “The Wild Bunch” (1969) de Sam Peckinpah, en donde los “héroes”, causan igual o más daño que los villanos. Una revisión importante fue la representación cada vez más positiva de los nativos americanos, que habían sido tratados como “salvajes” en películas anteriores. Entre los ejemplos de estos westerns revisionistas se encuentran: “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), “A Man Called Horse” (1970), “Little Big Man” (1970), “Man in the Wilderness” (1971), “The Outlaw Josey Wales” (1976), “Heaven’s Gate” (1980), “Dances with Wolves” (1990), “Unforgiven” (1992), “Tombstone” (1993), “Dead Man” (1995), “Open Range” (2003), “The Proposition” (2005), “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford” (2007), “Appaloosa” (2008), “Django Unchained” (2012), “The Hateful Eight” (2015), y “The Revenant” (2015).

Muchos de los western revisionistas también recibieron influencias de otros subgéneros como del Spaghetti Western, del Acid Western e incluso del Ostern o Red Western, subgénero nacido en la antigua Unión Soviética.


  • SPACE WESTERN


“Space Western” o “Space Frontier” es un subgénero de la ciencia ficción que utiliza las tramas y personajes propios de los westerns clásicos, ubicados en un mundo futurista. Influencias sutiles pueden incluir la exploración de fronteras nuevas, lugares sin ley, mientras que las influencias más evidentes pueden presentar vaqueros literales en el espacio ultraterrestre que utilizan armas de rayos y montar caballos robóticos. 

Sean Connery en "Outland" (1981)

Los ejemplos incluyen la serie de animación de televisión estadounidense, “Brave Starr” emitida entre 1987 y 1988, y la serie “Firefly”, creada por Joss Whedon en 2002, y las películas “Battle Beyond the Stars” (1980), que es un remake de “The Magnificent Seven”; “Outland” (1981), que es un remake de “High Noon”; y “Serenity” (2005), basada en la serie de televisión “Firefly”. 

El clásico género occidental también ha sido una gran influencia en las películas de ciencia ficción como la película original de “Star Wars” de 1977. Mientras que el concepto original del programa de televisión “Star Trek” era como un “Wagon Train” en las estrellas. 


  • WESTERNS INTERNACIONALES


Aunque el spaghetti western puede ser considerado como un tipo de western internacional, en este apartado se incluyen varias ramas del género realizado en otras partes de Europa y Asia. La influencia del Spaghetti Western jamás fue alcanzada por ninguno de estos movimientos, pero su innovación también es digna de remarcar.

El “Euro-Western”, fue un tipo de producción realizada en otros países de Europa que no eran Italia, varias de ellas fueron producidas en España, Alemania o Yugoslavia. Entre las más importantes destacan la anglo-española “The Savage Guns” (1961), y las más recientes “The Salvation”, “Brimston” (2017) y “The Dark Valley” (2015).

“Brimston” (2017)

El “Ostern” o “Red Western”, producido en la antigua Unión Soviética, fueron populares en los países Comunistas de Europa del Este, y eran un favorito particular de Joseph Stalin, y generalmente retrataron a los indios americanos con simpatía, como oprimidos que luchan por sus derechos, en contraste con los westerns americanos de la época, que frecuentemente los retrataban como villanos. Los Osterns ofrecieron con frecuencia a gitanos o turcos en el papel de los indios, debido a la escasez de indios auténticos en Europa Oriental.

Los llamados “Curry Westerns” o “Indo Westerns”, producidos en India tuvieron muchas influencias, por ejemplo “Mosagaalaku Mosagaadu” (1970), “Mappusakshi”, “Ganga” (1972), y “Jakkamma” están basadas en los westerns clásicos, mientras que películas como “Adima Changala” (1971), “Sholay” (1975), “Khote Sikkay” (1973), “Thai Meethu Sathiyam” (1978), y “Kodama Simham” (1990), estaban más influenciadas por los Spaghetti Westerns.

"Sukiyaki Western Django" (2007) de Takashi Miike.

En otros países como China, Australia y Canadá también ofrecieron visiones diferentes de los westerns, aunque en muchos casos se distanciaban al poner parte de sus culturas dentro de las tramas clásicas.


TRAMAS RECURRENTES.

El autor y guionista Frank Grube describió siete tipos de historias básicas para Westerns:

1. Historia de Union Pacific. La trama se refiere a la construcción de un ferrocarril, una línea telegráfica, o algún otro tipo de tecnología moderna o de transporte. 

2. Historia del rancho. La trama concierne a amenazas al rancho de los ladrones o grandes propietarios que intentan forzar a los pequeños dueños a vender sus propiedades.

3. Historia del Imperio. La trama implica la construcción de un imperio de rancho o un imperio del petróleo desde cero, una trama clásica de harapos a riquezas.

4. La historia de la venganza. La trama a menudo implica una persecución elaborada y persecución por un individuo agraviado, pero también puede incluir elementos de la historia clásica de misterio.

5. Caballería e historia india. La trama gira en torno a "domesticar" el desierto para los colonos blancos.

6. La historia fuera de la ley. Las bandas proscritas dominan la acción, renegados y su interacción con el ambiente hostil.

7. Historia del Sheriff. El hombre de la ley y sus desafíos impulsan la trama.

Gary Cooper en "High Noon" (1952)

Gruber dijo que los buenos escritores usaron el desarrollo del diálogo y de la trama para desarrollar estas tramas básicas en historias creíbles, así la mayoría de películas de la época clásica del western utilizan de una u otra formas estas tramas.

Sin embargo, dichas tramas se volvieron cada vez más complejas con la llegada del “Western Crepuscular” o “Revisionista”, dando mayor profundidad psicológica a los protagonistas y a las situaciones que los rodeaban.

sábado, 23 de septiembre de 2017

WESTERN: SOMBREROS Y PISTOLAS: “Heaven's Gate / La Puerta del Cielo” de Michael Cimino (1980). – Por Frank Binueza



SINOPSIS.

Universidad de Harvard, Massachusetts, 1870. Dos amigos, hijos de la élite gobernante, concluyen sus estudios universitarios y se preparan para la vida adulta, en medio de grandes ideales sobre el futuro.
Condado de Johnson, estado de Wyoming, 1890. El sheriff Jim Averill (Kris Kristofferson), uno de los dos amigos, ahora lucha junto a los campesinos e inmigrantes de Europa del Este, que son acusados de robo y amenazados por mercenarios contratados por terratenientes. Su antiguo amigo Billy Irvin (John Hurt), es miembro de la asociación de los terratenientes, los cuales han declarado la guerra contra los inmigrantes. Entre los hombres de los terratenientes se encuentra Nate Champion (Christopher Walken), que pretende casarse con Ella Watson (Isabelle Huppert), una prostituta inmigrante de la que también Averill está enamorado…


UN GENIO CONTROVERTIDO

Hablar de Michael Cimino, es hablar de un genio incomprendido, pero también de un hombre lleno de manías y ego. Tras el éxito de “The Deer Hunter” de 1978, y tras una corta pero brillante carrera como guionista, el legendario estudio United Artist, le dio carta blanca para su próximo proyecto. Escrito y dirigido por él mismo, Cimino se inspiró en la Guerra del Condado de Johnson de Wyoming en 1892, un conflicto entre terratenientes y pequeños granjeros, que también sirvió como trasfondo para westerns como “Shane” (1953) y “The Virginian” (1946). Sin embargo, los hechos contados en “Heaven’s Gate”, tienen poco que ver con los acontecimientos reales, aunque Cimino utilizó los nombres reales de los involucrados en el conflicto. Las licencias históricas tomadas por el director y guionista, no hicieron más que atraer la incomprensión del público y la crítica, al tratar de erosionar los fundamentos culturales del “sueño americano” y la mitología creada sobre ellos alrededor del western.

El polémico Michael Cimino junto a Kris Kristofferson.

Según los involucrados en el proyecto, el comportamiento en iguales dosis, errático y tiránico, volvieron la producción imposible, con innumerables repeticiones de tomas, detallados escenarios que no fueron utilizados, peticiones obsesivas y casi imposibles, y casi 220 horas de material filmado al finalizar el rodaje, que dispararon los costos de la cinta, llegando casi a los 44 millones de dólares, casi 4 veces más del presupuesto inicial. Además de innumerables acusaciones de crueldad animal que ensombrecieron aún más la producción.

Los conflictos de edición con la productora, provocaron que el montaje en su momento fuese acelerado, dejando la película incomprensible para las presentaciones a la prensa especializada, quienes la destrozaron sin contemplaciones. A pesar de los esfuerzos del director, y los retrasos para su lanzamiento al público, el daño estaba hecho, fue considerada como una de las “peores películas jamás hechas”. La pérdidas provocadas por el descalabro pusieron al borde de la bancarrota a United Artist, lo que a la postre terminó con la renuncia de su director ejecutivo y la venta de la compañía a sus competidores. El fiasco hizo que el control por parte de las productoras fuera aún mayor, dejando de lado los logros de directores de la oleada del Nuevo Hollywood, que conformaban Peter Bogdanovich, William Friedkin, Brian De Palma, George Lucas, Martin Scorsese, Michael Cimino y Francis Ford Coppola, quienes habían logrado evitar intromisiones creativas en sus trabajos. Los proyectos posteriores de Cimino, sufrieron el lastre de “Heaven’s Gate”, muchos fueron cancelados, y tuvo que realizar varios de forma independiente, tras las acusaciones de racismo de su siguiente película, “Year of the Dragon” (1985), apenas dirigió otras tres películas de forma independiente, abandonando el cine de forma definitiva a mediados de los 90’s, y trasladándose a Francia, en donde ha desarrollado una sobria carrera como escritor.



UNA REVALORIZACIÓN TARDÍA.

A pesar de ser incomprendida y destrozada en su época, vista en retrospectiva, Michael Cimino nos regala una visión poco reconocida del género western. Ubicada entre el drama épico y el western revisionista, el director hace una clara denuncia al racismo y división de clases durante la época del Viejo Oeste. Aunque muchas de las acciones desarrolladas en la película son licencias creativas del director, el mensaje es claro, siendo su mayor pecado, desmitificando el aire romántico de antiguas producciones de Hollywood, en donde el racismo era atenuado o escondido a toda costa.


Haciendo gala de abrumadoras locaciones naturales en Montana y Idaho, además de un gran despliegue de vestuario y admirables coreografías de baile, Cimino además nos muestra una gran aproximación de la época, no en vano y a pesar de la controversia generada a su alrededor, la película logró una nominación en los premios Oscar, por “Mejor Dirección Artística”. Quizá uno de los puntos más criticados, y a la vez interesantes es la escena de patinaje (si patinaje en el Viejo Oeste), una escena de casi 15 minutos con un violinista que también anda en patines, y con Jeff Bridges vomitando. El lugar donde se llevó a cabo, es el salón “Heaven’s Gate”, punto central de la historia donde no solo vemos el amor que se profesan los personajes de Kris Kristofferson e Isabelle Huppert, sino que también vemos la reunión de los habitantes del pueblo para tomar medidas para defenderse del inminente ataque de los ricos terratenientes y sus matones.


El trío amoroso formado por Averill (Kris Kristofferson), Ella (Isabelle Huppert) y Nate (Christopher Walken), es la trama más importante en la historia, incluso a ratos opacando el drama racial y la tensa situación social que rodea a los amantes. La visiones del “civilizado” Este, con la universidad de Harvard de la toma inicial, en contraposición con los amplios campos y el pequeño pueblo del Condado Johnson, hacen notar aún más el tono de denuncia que Cimino quería imponer en su visión del oeste.


A pesar de las malas críticas de su época, la película fue presentada en el Festival de Cannes de 1981, con uno de los montajes de Michael Cimino en donde optó por la Palma de Oro, y donde fue elogiada como una de las pocas películas innovadoras de Hollywood en ese momento. A pesar del gran recibimiento en Europa, los críticos norteamericanos no cambiaron su parecer respecto a la películo, mucho se especuló que la poca popularidad de Cimino en Hollywood, hizo que la película fuera maltratada más de lo debido.

Aunque existen muchas versiones de la película, uno de los mejores es el de The Criterion Collection, con una duración de 216 minutos, supervisado personalmente por el propio Michael Cimino en 2012, y que según sus palabras es “la aproximación más cercana de lo que pretendía hacer”. Sin lugar a dudas una obra maestra incomprendida dentro del género western, y una película maldita obligada.


FICHA TÉCNICA

Nombre: “Heaven’s Gate / La Puerta del Cielo” (1980)
Director: Michael Cimino
Guión: Michael Cimino
Reparto: Kris Kristofferson,  Isabelle Huppert,  Christopher Walken,  Jeff Bridges, Sam Waterston,  John Hurt,  Mickey Rourke,  Brad Dourif, Willem Dafoe.
Género: Western, Épica, Romance, Drama